Показаны сообщения с ярлыком импрессионизм. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком импрессионизм. Показать все сообщения

воскресенье, 22 апреля 2012 г.

Итальянский импрессионист Федерико Зандоменеги (1841-1917)

Federico Zandomeneghi (Italian, 1841-1917). Femme à sa toilette. Рastel sur papier, 595 x 458 mm -  Федерико Зандоменеги  (итальянский, 1841-1917). Женщина за туалетом. Пастель на бумаге, 595 х 45
Федерико Зандоменеги - итальянский живописец, родился в Венеции. С  1856 году  учился в Академии изобразительных искусств в Венеции, учился у  живописцев Григодетти (1801-70) и Помпео Молменети (1819-94).  Так как Венеция входила в состав Австрийской империи Федерико был  австрийский подданный, и, чтобы избежать призыва в армию, в 1859 году он бежал из города  и отправился в Павию, где поступил в университет. В следующем году он примкнул к  Гарибальди в его походе. После , будучи заочно осужденным за дезертирство и, следовательно, не имея возможности  вернуться в Венецию, Зандоменеги отправился во Флоренцию, где  жил с 1862 по 1866 года. Этот период имеет важное значение для его творческого развития. В Тоскане он сблизился с группой флорентийских художников близких к французским импрессионистам, известных как Маккияоли (Macchiaioli), с некоторыми из которых он принимал участие в третьей итальянской войне за независимость (1866). Зандоменеги  крепко сдружился  с Телемако Синьорини и Диего Мартелли, с которыми он переписывался на всю жизнь. В этот период он написал "Преторианский дворец, Флоренция "(1865). 
В 1874 году,  в возрасте 33 лет, Зандоменеги переехал в Париж, к этому времени он уже отошел от школы Macchiaioli. К концу 1870-х годов он стал завсегдатай кафе-де-ла-Нувель Афины на площади Пигаль на Монмартре, где он встретился и подружился с Эдгаром Дега .  Дега уговорил Зандоменеги выставлять свои работы на четвертой выставке импрессионистов в 1879 году. В дальнейшем итальянский художник принимал участие в выставках импрессионистов в 1880, 1881 и 1886 годах. 
Хотя работы Зандоменеги не имели той популярности, как у Дега и Ренуара, он остался в столице Франции до своей смерти в 1917 году.
Federico Zandomeneghi (Italian, 1841-1917). Jeune fille écrivant . Oil on canvas,45.7 x 38.1 cm -  Федерико Зандоменеги  (итальянский, 1841-1917). Девушка выполняющая письменную работу. Холст, масло, 45,7 х 38,1 см
Сейчас девушка, выполняющая домашнее задание скорее всего должна быть изображена за нотбуком, погружённой в глубины интернета. Однако даже в интернете под час не найдёшь нужной информации, которую можно найти лишь в пыльных хранилищах библиотек и архивов. Именно такие уникальные книги можно приобрести в  книжном интернет-магазине на: http://knigaplus.ru/sale/lot/24394/. Подобные издания не только помогут написать достойную курсовую или дипломную работу, но и интересны сами по себе  

вторник, 7 февраля 2012 г.

Винсент ван Гог (1853-1890)

Из книги Роберта Камминга "Великие художники":  "Родившийся в Голландии в семье пастора-евангелиста Винсент Ван Гог был чувственным, умным и страстным человеком. Однако история его жизни — это история отверженного. Начав работать в компании своего дяди, занимающегося торговлей картинами, он попал в Лондон, где был уволен из-за неудачного романа. Тогда он решил служить Церкви, но его чрезмерное желание помогать бедным не понравилось начальству. В отчаянии Ван Гог обратился к живописи, пытаясь найти отдушину. Работая 10 лет с поразительной интенсивностью, он создал оригинальную, яркую манеру применения цвета и линии, вдохновившую фовистов и экспрессионистов. Но за всю жизнь он продал всего одну картину. Из-за душевных тревог и депрессий почти все последние годы он провел в психиатрических клиниках, где продолжал писать. Наконец он переехал в Овер-сюр-Уаз на севере Франции, чтобы быть рядом с любимым братом Тео. После последнего всплеска творчества, когда он закончил 70 полотен за столько же дней, он выстрелил себе в живот. Два дня спустя он скончался."


Винсент ван Гог (1853-1890). Стул и трубка. 1888 г. Холст, масло. 90,5х72 см. Лондон. Галерея Тейт
О картине, из книги Роберта Камминга "Великие художники":
"Этот простой сюжет может рассматриваться как портрет художника в переломный момент жизни. Настроение оптимистичное - Ван Гог был уверен, что вот-вот воплотит свои мечты.
В 1888 году Ван Гог перехал из Парижа в Арле, надеясь основать художественную колонию единомышленников, ищущих гармонию и вдохновение в цвете и свете и непритязательных в быту. Казалось, его мечта сбудется, когда к нему согласился присоединиться Гоген. Однако живописцы не сошлись характерами (в равной мере трудными), что привело к ужасным последствиям.
Надеясь помириться с Гогеном и начать всё заново, Ван Гог изображает проросшие луковицы как символ новой жизни.
Винсент написал эту работу, а также парную картину "Кресло Гогена", когда оба художника жили в его любимом "Жёлтом доме" в Арле. Позднее он говорил о "высокой жёлтой ноте", взятой тем летом, - именно тогда он написал свою самую знамениту. серию весёлых картин с подсолнухами.
Жёлтый стул. Ван Гог верил, что бытовые предметы с помощью цвета можно превратить в символы высшей истины. Простой деревянный стул символически светится ярко-жёлтым - цветом Солнца, - олицетворя надежду и оптимизм, которые художник испытывал в тот период жизни.
Ван Гог очертил жёлтый стул дополнительным синим, который усиливает яркость жёлтого и заставляет его выдаваться из холста.
Стул написан с необычно высокой точки зрения, из-за чего он кажется привлекательнее и ближе к зрителю. Ван Гог не пытался передать плитку в реалистичной перспективе.
Густые, эмфатические мазки Ван Гога воссоздают физическое присутствие и цвет терракотовой плитки. Он любил простые бытовые предметы, которые ассоциировал со своим якобы "крестьянским" образом жизни.
Трубка Ван Гога. Трубка и табак художника, лежащие на тростниковом сиденье, густые мазки и необычность наклонной перспективы придают картине более глубокий смыслю Её можно считать автопортретом, символическим изображением самого художника. На незаконченной парной картине Ван Гог изобразил искусное кресло Гогена, почёркивая полярность их характеров.
Ван Гог не пытался передать реальные цвета, а применял цвет для создания настроения. В одном из писем он писал: " Вместо того чтобы пытаться воспроизвести то, что я вижу, я использую цвет совершенно произвольно для самовыражения".
Толстый контур и простота образов говорят о влиянии японских гравюр, которые собирал Ван Гог. ОН также восхищался скромным образом жизни, янобы присущим японским художникам, и старался ему соответствовать.
Ван Гог высоко ценил технику Рембрандта. Как и Рембранд он часто использован густые мазки (техника импасто) и писал картины очень быстро, стремясь передать мимолётность восприятия и чувства. Оба художника написали много автопортретов, отображающих их эмоциональные состояния.

Винсент ван Гог (1853-1890). Стул Гогена декабрь 1888 г. Холст, масло 90,5 х 72,5 см. Амстердам, музей Ван Гога
Из журнала "Великие музеи мира №4. Амстердам. Музей Ван Гога":
«За несколько дней до того, как разделить нас, когда болезнь уже привела меня в лечебницу, я попытался нарисовать «его пустое место». Это кабинет со стулом красновато-коричневого цвета, с зеленоватым соломенным сидением, и - на месте отсутствующего - зажженная свеча и несколько со временных романов...» Это описание представленного здесь произведения содержится в письме критику Альберту Орьеру, датируемом 12 феврали 1890 года. В нескольких словах Винсент описывает печальное происшествие, случившееся 23 декабря, и развитие своего психофизического состояния. Тема стула его всегда интересовала, мало того, он находился среди предметов, которые изучал в 1881-1882 годах. В английском журнале «Графика», специализировавшемся на обнаженных и жестоких описаниях повседневной жизни, Винсент увидел рисунок англичанина Фильда, изображающий пустой стул Чарльза Диккенса, и никогда его больше не забывал. Здесь художник попробовал применить «ночной эффект». Гоген в страхе сбежал из «желтого дома», когда Винсент, в состоянии крайнего возбуждения, бросился на него с бритвой. На следующий день Поль Гоген уехал из Арля.



Винсент ван Гог (1853-1890). Комната Ван Гога в Арле 1889 г. Холст, масло 57,5 х 74 см. Из коллекции музея Орсе, Париж
Из журнала  "Великие музеи мира. №5 Париж. Музей Орсе" : "С нетерпением ожидая приезда Гогена в Арль, Ван Гог тщательно обставляет жилище, где должен разместиться его друг. К этому периоду относится первая версия комнаты художника, очень похожая на эту, более позднюю переделку, изображающую комнату Ван Гога в Желтом домике, который оба художника некоторое время делили. Ван Гог пишет эту третью версию своей спальни для своей матери и сестры, которым он намерен отправить копии своих лучших работ. Мастер рисует это полотно, уже находясь в клинике Сен-Поль-де-Мозоль в Сен-Реми-де-Прованс, куда он лег добровольно, осознавая свою болезнь. Случилось это сразу после печального эпизода, когда художник отрезал себе ухо из-за жестокой ссоры с Гогеном, приведшей двух друзей к окончательному разрыву. Винсент переживает отъезд Гогена с унынием, став жертвой собственных страхов и неспособности общаться с ближним. Картина «Комната» , очевидно является памятью о счастливых днях, проведенных в компании Гогена в Арле. «Вид картины должен успокаивать мозг, вернее сказать, воображение», - писал Ван Гог своему брату Тео, - «Мебель крупных размеров всем своим видом выражает незыблемый покой». Формы и краски являются инструментом для выражения личных ощущений, средством преодоления трудностей общения с другими людьми, способом свидетельствовать о собственном душевном состоянии."
"Пустой стул повторяющаяся тема в творчестве Ван Гога. Она может быть прочитана как свидетельство страха быть покинутым. А после отъезда Гогена из Арля, как символ одиночества художника и отчаяния от разрыва с другом. "

Винсент ван Гог (1853-1890). Спальня художника в Арле октябрь 1888 г.Холст, масло 72 х 90,5 см. Амстердам, музей Ван Гога
Из журнала "Великие музеи мира №4. Амстердам. Музей Ван Гога":
"Винсент пишет Гогену: «Я нарисовал свою спальню, с белой деревянной мебелью. Знаете, мне было очень интересно сделать этот интерьер из ничего, простота в стиле Сера; плоскими мазками, но положенными крупно, не нарушая цвета... Я хотел бы выразить идею абсолютного отдыха посредством этих тонов, таких различных, среди которых только и есть, что маленькая нота белого в зеркале, обрамленном черным...» Даже в этом случае Винсент убежден в том, что создал шедевр. Это рассказ о его жизни, зеркало его внутреннего мира. Кроме этого, работа является идеальной в отношении композиции и тонов. Художник ощущает сюжет, как метафору семейной жизни, которую в начале замысла он думал изобразить в виде обнаженной женщины на кровати или колыбельки ребенка. Мастер также считал, что белая рамка сможет заключить в себе жизненную силу совокупности цветов. Картина была повторена в двух версиях во время пребывания Винсента в психиатрической лечебнице Сен-Реми, после того, как стала для него, со временем, метафорой окончательно потерянной полноты жизни.
"Комната небольшая, без внутренней отделки, и чтобы придать ей индивидуальность, Ван Гог изображает жёлтой мебель, которая, на самом деле, белая. Картин на стене достаточно, и среди них автопортрет."

Что и говорить, кисть великого художника может вдохнуть жизнь в любой самый прозаический предмет вроде стула или табуретки. Однако изготовление мебели это тоже своего рода искусство, призванное создавать предметы которые нас окружают и создают определённые удобства и тела и красоту для глаз. О том, как создать мебельный бизнес с нуля при наличии минимального капитала: от чертежей, технологии изготовления мебели, выбора материалов, фурнитуры и инструментов, с помощью которых можно изготовить мебель своими руками, до таких сложных вопросов как зарегистрировать предприятие, как оформить договор аренды офиса а также специфики общения с различными контролирующими органами и деловыми партнёрами. Обо всём этом рассказывает сайт мебельщик (не путать с министром обороны России)

воскресенье, 29 января 2012 г.

Эдгар Дега (1834-1917) - Танцовщицы в жёлтых пачках

Edgar Degas (1834-1917). Danseuses jupes jaunes (Deux danseuses en jaune). Pastel and charcoal on joined paper. 60.2 x 42.4 cm. Executed circa 1896 - Эдгар Дега (1834-1917). Танцовщицы в жёлтых пачках. Пастель, уголь на пористой бумаге. 60,2 х 42,4 см. Исполнено около 1896 года. 
Из книги "Великие музеи мира - 5. Музей Орсе:
"Одна из самых излюбленных тем Эдгара Дега это, конечно, балерины. Далёкий от увлечения грацией танца или их красотой, Дега изучает балерин как будто  это маленькие автоматы или движущиеся механизмы. Художник анализирует их   хрупкую анатомию в странных поворотах, пытась ухватить их жесты во всей сложности." 
"Художник заинтересованным взглядом изучает забавные, иногда не очень грациозные движения балерин" одну из них он изображает поправляющей свою блузку.
Edgar Degas (1834-1917). Trois danseuses (Jupes jaunes, corsages bleus) . Pastel and charcoal on paper laid down on thin card. 56.2 x 50.8 cm. Executed circa 1896 - Эдгар Дега (1834-1917). Три танцовщицы (желтый юбки, синие блузки ). Пастель и древесный уголь на бумаге лежащей на  картоне. 56,2 х 50,8 см. Исполнено около 1896 года
Картины Эдгара Дега пользуются чрезвычайно высоким спросом. Музеи мира усиленно ищут спонсоров для приобретения работ великого импрессиониста. Также картины покупают частные коллекционеры для собственных галерей. Первая из представленных здесь картин была приобретена нынешним владельцев за 8 миллионов 700 тысяч долларов, вторая - за 7 миллионов 788 тысяч. 

Если сравнить стоимость полотен Дега со стоимостью квартиры в Челябинске, то сразу станет ясно, что одного полотна вполне достаточно, чтобы самую дорогую квартиру (ок. 5 млн. руб.) и ещё останется на приобретение жилья в Москве и любом другом городе России.
Доска объявлений Красноярск 24 даёт возможность не только выбрать то, что продаётся другими, но и поместить бесплатное объявление о том, что продаёшь или ищешь сам, от недвижимости и автомобилей до разных мелочей типа коллекционных игрушек.

понедельник, 14 февраля 2011 г.

Максимилиан Люс (1858-1941) Молодая женщина надевает чулки



Максимилиан Люс (1858-1941)
Молодая женщина надевает чулки

Подпись и дата "Luce 89 '(внизу слева)
Пастель на бумаге 18 ¼ х 14 1 / 8 дюйма (46,4 х 35,8 см).
Выполненные в 1889 

Продано на аукционе Кристи 10 февраля 2011 г. за  £ 13,750 ($ 22,096)

вторник, 6 июля 2010 г.

АНРИ МАТИСС (1869—1954) - «Гипсовый торс»

Художник АНРИ МАТИСС (1869—1954)
Французская школа
«Гипсовый торс»
Холст, масло. 113x87
Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия


Анри Матисс принадлежит к числу крупнейших мастеров нашего века, сыгравших огромную роль в становлении современного искусства. В его творчестве нашло отражение стремление сохранить и донести до людей радость, гармонию и красочность мира, хотя на долю мастера выпали не только безоблачные дни, но и минуты скорби и отчаяния: во время второй мировой войны дочь Матисса, участница движения Сопротивления, была в концентрационном лагере.

Анри Матисс родился в небольшом городке Като-Кабре-чи. Сначала он поступил в Академию Жюлиана в Париже, в мастерскую салонного живописца Бугро, но вскоре ушел оттуда в школу изящных искусств к Гюставу Моро, а затем стал посещать Академию Карьера. В «Осеннем салоне» Матисс выставил свои произведения наряду с Руо, Дюфи, Ван Донгеном, Марке, Дереном, Фриезом. Один из критиков назвал художников «дикими» (по-французски fauve). Матисс стал главой фовистов — объединения, просуществовавшего до 1907 года. Талант Матисса очень точно охарактеризовал В. Маяковский: «Если взять свет в его основе, не загрязненной случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную орнаментальную силу, сильнейший — Матисс».

Полотно «Гипсовый торс» из музея в Сан-Паулу выдержано в холодной гамме бело-синих тонов, которую оживляют пятна розового, желтого и тепло-коричневого. Пластика гипсового торса перекликается с позой женской фигуры на рисунке, висящем на стене, и арабесками любимого Матиссом восточного ковра, часто появляющегося в его картинах

© «Изобразительное искусство». Москва. 1988 9-2076. 130000. 1837. 5 к.'
ОТПРАВЛЯТЬ ПО ПОЧТЕ ТОЛЬКО В КОНВЕРТЕ

См. также:

среда, 13 августа 2008 г.

Анри Матисс (1869-1954) - продолжение

Из письма Матисса от 14 февраля 1948 г.

«Я всегда старался скрыть, какого труда мне стоила та или иная картина: я всегда хотел, чтобы в моих вещах чувствовалась весенняя легкость, беззаботность, чтобы нельзя было заподозрить, во что они мне обошлись. Поэтому я боюсь, что молодые художники, видя у меня только внешнюю непринужденность и небрежность рисунка, могут воспользоваться этим как предлогом писать спустя рукава, —а между тем я придерживаюсь совершенно иного взгляда.

Те несколько выставок, на которых мне довелось побывать за последние годы, наводят меня на грустную мысль о том, что молодые художники склонны пренебрегать долгим и трудоемким подготовительным этапом, который необходим каждому художнику, даже если он делает основную ставку на цвет. Без такого долгого и мучительного труда обойтись нельзя».


Голубая ваза с цветами на синей скатерти. 1913. Холст, масло. 147х98. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Спящая балерина. Литография. Дрезденская галерея
Марокканец Амидо. 1912 г. Холст, масло. 146х62. ГЭ
Испанский натюрморт (Севильский натюрморт) 1911 г. Холст, масло. 90х117. ГЭ
Семейный портрет. 1911 г. Холст, масло. 143х194. ГЭ
Марокканец в зелёной одежде. 1913 г. Холст, масло. 145х96,5. ГЭ
Ваза с ирисами. 1912 г. Холст, масло. 118х100
Музыка. 1910 г. Холст, масло. 260х389
Разговор. 1909 г. ГЭ.
Фрукты, цветы, панно "Танец". 1909 г. Холст, масло. 86х116. ГЭ
Большой красный интерьер. Париж. Музей современного искусства
Марокканка. (Стоящая Зора). 1912 г. Холст, масло 146х61. ГЭ.

Другие работы художника:

Анри Матисс (1869-1954)

понедельник, 11 августа 2008 г.

Анри Матисс (1869-1954)

Матисс принадлежит к числу крупнейших французских художников XX века. Его творчество оказало большое воздействие на все западноевропейское искусство.

Матисс родился в 1869 году на севере Франции, в Като. Он обратился к живописи сравнительно поздно, его первые работы относятся к 1890 году. Переехав в Париж, Матисс недолго обучался в частной академии Жюлиана, затем в школе искусств, где в мастерской Густава Моро встречался с Мангеном, Камуэном,

Пюи и другими молодыми живописцами. Вначале Матисс работал в строго традиционной манере, много копировал старых мастеров в Лувре. Но в 1897 году в его творчестве наступил перелом: он обращается к импрессионизму, а затем к искусству постимпрессионистов, по-своему перерабатывая творческий опыт дивизионистов, Ван Гога, Гогена и, прежде всего, Сезанна. Картина «Посуда на столе» близка работам Сезанна строгой конструктивностью композиции, пластичностью и лаконизмом форм. Воздействие Ван Гога заметно в бурной, динамичной манере натюрморта «Посуда и фрукты». Но Матисс более решителен в своих новаторских стремлениях, что проявляется главным образом в колорите. Яркие рефлексы на белой посуде в натюрморте «Посуда на столе», так же как и окраска предметов в картине «Посуда и фрукты», достигают такой насыщенности и силы, какой не знали живописцы предшествующих поколений.

В 1905 году Матисс возглавил группу художников, получивших прозвище «фовистов». т. е. «диких» (от французского слова «fаuve», что значит дикий зверь). В эту группу входили бывшие соученики Матисса по мастерской Густава Моро, а также Дерен и Вламинк. Отбросив традиционные методы моделировки предметов и перспективного построения картины, эти художники начали писать ярким открытым цветом, упрощая и схематизируя форму, вызывая ощущение глубины пространства сопоставлением интенсивных красочных пятен. Именно так написан «Пейзаж в Коллиуре». Ощущения слепящего солнца, заливающего южный ландшафт, художник добился не светотеневыми эффектами или цветными рефлексами, как это делали импрессионисты, а переливами чистых оранжевых, малиновых, красных тонов, оттененных яркими пятнами зелени и холодной синевой воды. Матисс стремится здесь не столько передать цвета натуры, сколько воплотить свое переживание, свое, как он говорил, чувство природы. Отсюда такая повышенная эмоциональность его колорита. К 1908 году группа фовистов распалась. Матисс, творчество которого достигло к этому времени полной зрелости, выходит на самостоятельный путь, стремясь, по его словам, свободно воплотить свою индивидуальность.

Он пересмотрел все конструктивные элементы живописи: композицию, рисунок, цвет, стремясь, чтобы в картине «полностью раскрылись характерные возможности, присущие каждому такому элементу в отдельности». Матисс строит композицию более плоскостно и четко расчленяет ее; цвет становится предельно ярким, а обобщенный рисунок — выразительным. Художник устраняет все ненужные подробности, считая, что «детализация нарушает цельность чувства». Он оперирует самыми простыми, самыми действенными средствами, из которых наиболее эффективным является прием контрастных сопоставлений. «Лавина цвета сама по себе беспомощна», — писал Матисс, считая, что «в цвете важнее всего соотношения». «Цвет и линия — это силы, и в игре этих сил, в их равновесии — скрыта тайна творения». На тонко и точно разработанных красочных и ритмических контрастах построены лучшие произведения Матисса, в которых он словно заново открывает и утверждает красочное великолепие материального мира.

Красно-коралловая поверхность в декоративном панно «Красная комната» приобретает особую яркость, оттененная зеленью пейзажа в окне, причем это основное сопоставление обогащено не только синевой вьющегося орнамента, но и Динамикой его контуров, подчеркивающих гладкую неподвижность фона. В «Натюрморте с голубой скатертью» арабески декоративной ткани кажутся еще крупнее при сравнении с небольшими предметами, а рыжая медь кофейника и желто-красные яблоки акцентируют общую сине-зеленую тональность картины. Невероятна интенсивный розовый цвет фона «Севильского натюрморта» словно излучает сияние, контрастируя с сине-зелеными восточными шалями. При всей целостности и стойкости выработанных живописных средств, Матисс, однако, никогда не придерживался какой-либо раз навсегда установленной системы. В противоположность плоскостности таких композиций, как «Натюрморт с голубой скатертью» или «Красная комната», в натюрморте с панно «Танец» он прибегает

к сложному скрещению пространственных планов. Мягкая гармония бледно-сиреневых, розовых, лимонных тонов лишена ослепляющей яркости. Но строго выверенные цветовые соотношения, плотность красочного слоя придают картине ту же силу живописного воздействия. Благодаря концентрации, лаконизму всех средств выражения, энергии цвета, обобщенности форм, искусство Матисса приобретает новый, по сравнению с искусством XIX века, монументальный масштаб. Тем самым он раскрывает и новые возможности в области декоративной живописи. Захватывающая выразительность такого произведения, как большое панно «Танец», написанного специально для украшения интерьера (лестницы в доме московского коллекционера С. И. Щукина, являвшегося одно время главным заказчиком Матисса), заключается, прежде всего, в немногочисленности примененных в нем средств. Красочная гамма сведена к трем цветам: зеленому, синему, кирпично-красному, если не считать темных контуров, обрисовывающих плоскостно трактованные тела. Ради усиления экспрессии движения Матисс удлиняет пропорции, утрирует жесты и обретает гармонию целого, подчиняя все эти изгибающиеся в стремительной пляске фигуры единому ритму вращающегося хоровода. По-иному разрешает Матисс задачу большой декоративной композиции в картине «Семейный портрет». На первый взгляд она производит впечатление восточного ковра, щедро затканного орнаментом. Художник неистощим в изобретении самых разнообразных по цвету и ритму узоров, заполняющих холст. Но Матисс никогда не утрачивает реального смысла того, что изображает. При всей плоскостности построения картины создается полное впечатление пространства комнаты. При помощи ярких пятен одежд художник утверждает доминирующую роль фигур в этой композиции, не теряющей монументальности, несмотря на детализацию. Матисс постоянно искал новые источники вдохновения, которые позволяли ему расширять рамки западноевропейской художественной традиции. Огромное впечатление на него произвела поездка в октябре 1911 года в Россию, где он испытал обаяние древнерусского искусства. Но наибольшую роль в формировании Матисса сыграло восточное искусство. По-настоящему он соприкоснулся

с Востоком в 1911 и 1912 годах, когда провел в Марокко зимние месяцы. Если раньше художник заполнял многие свои произведения предметами восточного обихода, то теперь Матисс окунулся в «атмосферу» Востока, сблизился с его людьми, бытом, природой. В искусство Матисса влились свежие силы и в нем появилась какая-то новая приближенность к натуре. Написанный, видимо, сразу по приезде в Марокко натюрморт «Ирисы в вазе», с его динамичными контурами и правдивостью цвета, воспринимается как с натуры написанный этюд. В некоторых марокканских работах краски Матисса словно впитали энергию африканского солнца. Цветовая гамма картины «Стоящая Зора» своей интенсивностью превосходит даже невероятно яркие композиции 1908 —1910 годов. И снова тональность Матисса резко меняется, когда он пишет «Арабскую кофейню», в которой, не утрачивая силы цвета, тонко передает прохладный сумрак помещения, где выделяются лаконичные силуэты словно погруженных в сонное оцепенение людей. Выработанные Матиссом лаконизм и обобщенность своеобразно проявляются в его портретных произведениях, придавая изображенным особую значительность и даже величие. Это чувствуется и в воинственном облике стоящего марокканца («Марокканец в зеленой одежде»), и в «Портрете жены» — одной из лучших работ художника в этом жанре. Матисс прожил долгую жизнь, продолжая работать до последнего дня. Он умер в 1954 году в возрасте 85 лет. И на протяжении всех лет его творчество было проникнуто глубокой любовью к жизни, умением увидеть во всем — будь то человек, пейзаж, цветок — красоту, дающую людям радость. Он не терял жизнеутверждающей силы своего творчества ни в дни тяжелых испытаний, через которые проходила его страна, ни в трудные годы личной жизни, неизменно сохраняя надежду на победу справедливости и добра. Сила искусства Матисса — в его неразрывной связи с окружающим миром. «Произведение искусства, — говорил художник, — одарено тем же трепетом жизни, той же умудряющей красотой, которые свойственны произведениям природы».

А. Н. Изергина

Натюрморт с голубой скатертью. 1909 г. Холст, масло. 88х118. ГЭ - Государственный Эрмитаж
Красная комната. 1908 г. Холст, масло. 180х220. ГЭ
Венеция. Вид с террасы. 1907 г. Холст, масло 65х80,5. ГЭ
Посуда на столе. 1900 г. Холст, масло 97х82. ГЭ
Подсолнечники в вазе. 1890-е гг. Холст, масло. 46х38. ГЭ
Букет. 1907 г. Холст, масло. 74х61. ГЭ
Вид Коллиура. 1905 или 1906 г. Холст, масло. 59,5х73. ГЭ
Посуда и фрукты. Холст, масло. 51х61,5. ГЭ.

Другие работы художника:

Анри Матисс (1869-1954) - продолжение